He llegado un poco tarde al juego de los discos, bastante tarde para ser honesto, pero hay una razón detrás de todo esto. Mi padre era un gran coleccionista de discos en los años 70, 80 y principios de los 90, y tenía una impresionante colección que incluía todo tipo de discos, desde Led Zeppelin, Black Sabbath, Slade, KISS, Ramones, Uriah Heep y Aerosmith, hasta prácticamente todos los grandes grupos de guitarra que se publicaron durante esas décadas. De algunos discos sacaba incluso dos copias, una para escuchar y otra para guardar. Se las ponía a mi madre y le hacía adivinar de qué grupo se trataba, lo que ha hecho que tenga un cierto conocimiento sobre la música, pero también que haga afirmaciones como “¡es como Woodstock arriba cada vez que vuelves a casa!” cuando escucho Sex Pistols en mi habitación, y que describa a Jimi Hendrix como “el tío del pelo grande”. Claro mamá, el tipo con el gran, uhm, pelo…

Luego llegaron los años 90 y surgieron los CD: los vinilos ocupaban mucho espacio y, seamos sinceros, hacían que fuera un coñazo cambiar de casa, así que mi padre, como tantos otros, regaló su colección de discos. Las primeras versiones y ediciones de casi todos los grupos que me han obsesionado desde siempre, se han ido. Evidentemente, esto es algo que me ronda por la cabeza desde hace mucho tiempo, lo que me llevó a negarme a comprar discos, por la única razón de que sabía que me volvería loco que casi todos los discos que quisiera de los años 70 u 80, los tuviera mi padre y se los regalara a otra persona que no fuera yo. Hace unos años desenterró los que había conseguido conservar y me los regaló: los más preciados de todos, toda su colección de Ramones, todas las primeras ediciones. En ese momento, todavía no tenía un tocadiscos, así que me los llevé a casa y los guardé como una especie de santuario para la juventud de mi padre y su influencia musical en mí, y un recuerdo constante de mi infancia y de mi crecimiento escuchándolos. También un recordatorio de que podrían haber estado acompañados de unos 1500 discos más o así, DIOS LO TENGA EN CUENTA.

De todos modos, me pasé un tiempo dando vueltas al asunto del tocadiscos, y después de adquirir unos cuantos discos más aquí y allá de amigos y grupos de gira que se alojaban en el mío, decidí que era el momento de morder la bala y simplemente ir a comprar uno. Después de hacerlo, pasé mi primera tarde y casi toda la primera noche escuchando los discos que tenía, ordenándolos alfabéticamente una y otra vez para mi propia satisfacción, me registré y obtuve una cuenta en Discogs y añadí un montón de ellos a mi lista de “Quiero”, todo ello mientras me hacía a la idea de que me había jodido económicamente al 100% y que nunca más tendría dinero, porque si hay algo en lo que siempre he conseguido justificar el gasto de dinero es en la música y en los conciertos, y si comprar discos para ponerlos en orden alfabético antes de escucharlos ceremonialmente no es una inversión en mi propia felicidad, entonces no sé qué lo es: el ritual de dar la vuelta al disco y dejar caer la aguja mientras se acaricia suavemente la funda… Ah, Dios mío. ¿Así es como se siente el crack? Desde que adquirí un tocadiscos hace unos cinco meses, he añadido una buena cantidad de discos a mi creciente colección (el último ha sido “Rising” de Rainbow por sólo 3 libras en Reckless Records en el Soho, Londres – ¿cómo?), y en honor al día de las tiendas de discos de este año, que es hoy, he decidido elegir mi actual, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, Los 10 mejores vinilosde mi colección, todos en orden aleatorio, porque Dios sabe que me mataría tener que elegir un favorito. Así que, sin más preámbulos, mi minucioso y no cronológico top 10 de vinilos actuales de mi colección:

Hällas – Extractos de un futuro pasado
Año: 2017
Adquirido: Cripta del Mago

La primera vez que escuché a Hällas fue hace unos tres años, pero no fue hasta el año pasado que realmente les di el tiempo un día después de venir al azar a través de un artículo sobre su recién publicado álbum de debut ‘Excerpts From a Future Past’ – Revisé el álbum en línea, y me vendió – dos segundos más tarde me desplazan a través de Instagram porque soy un esclavo de las redes sociales como la mayoría de la gente en esta triste sociedad, y vio que la tienda de discos de heavy metal ‘Crypt of the Wizard’ tenía unas pocas primeras impresiones en stock – me apresuré, y me las arreglé para conseguir una copia. Este álbum, que me encanta, te llevará a un viaje cósmico a través de la Edad Media, flotando a través del tiempo y el espacio rodeado de las armonías de guitarra de Thin Lizzy, el órgano de Uriah Heep y, a veces, incluso el sintetizador de los 80. Es un auténtico bombazo, y está casi garantizado que a tu padre le encantará – al mío le encantó.

 

Motorpsycho – Behind the Sun
Año: 2014
Adquirido: Amazon

Aah, dulce, dulce Motorpsycho, compatriotas noruegos y conocedores de jams psicodélicos tan intensos que casi cruzan la frontera entre el dolor y el placer. A pesar de que Motorpsycho existe desde antes de que yo naciera, no fue hasta más tarde que logré entender a esta banda, que me atrevo a decir que es una de las mejores exportaciones de Noruega junto con Kvelertak, Turbonegro, el petróleo y el Black Metal, y no los habría descubierto sin el guitarrista de Shaman Elephant, Eirik, que no podía soportar la idea de que yo viviera mi vida sin el placer que proporciona Motorpsycho, así que gracias, Eirik. En cuanto escuché este álbum, supe que lo necesitaba, y lo necesitaba de inmediato, así que cuando mis tiendas de discos locales me fallaron, recurrí a Amazon y a su entrega al día siguiente, me senté a acampar junto a la puerta y esperé impaciente. Este disco realmente te hace perder los estribos, comenzando con dulzura antes de que, de repente, surjan melodías suavizadas con explosivas jams psicodélicas, tan intensas que te olvidas de respirar – mi favorita personal del disco es la canción de cierre ‘Hell, Part 7: Victim of Rock’, que es mucho de esto último; una canción que sigue creciendo hasta que no puedes soportarlo más, antes de caer en el más hermoso y caótico desorden organizado que puedas imaginar, dejándote jadeando porque no has exhalado durante seis minutos.

 

Robin Trower – Dos veces menos que ayer
Publicado: 1973
Adquirido: Sister Ray Records

Todos pensábamos que este tipo sería la próxima gran cosa después de la muerte de Hendrix”. Mi padre me lo dijo cuando me puso por primera vez a Robin Trower, que después de los días de gloria de Procol Harum en los 60 formó un trío y empezó a publicar y tocar música con su propio nombre, siendo ‘Twice Removed from Yesterday’ el debut. Después de comprar el álbum y escucharlo, no tardé en hacer la comparación con Hendrix, ya que la similitud en su sonido y forma de tocar es asombrosa. Este álbum comienza de forma lenta pero hermosa, con tres baladas increíblemente fuertes que muestran la fenomenal forma de tocar la guitarra de Trower, antes de arrancar y volverse funky en ‘Man of the world’, seguida más tarde por la versión más sórdida de ‘Rock me baby’ que jamás he escuchado: este disco es eterno. Tuve el placer y el privilegio de ver a Robin Trower hace unos meses y fue asombroso, poder ver a uno de los más grandes guitarristas de una época en la que los gigantes caminaban por la tierra, alguien en la línea del propio Hendrix, Jimmy Page y Eric Clapton.

 

GNOB – Demonio del Sueño Eléctrico
Año: 2018
Adquirida: Regalado por la banda

Desde que conocí a GNOB en The Bird’s Nest, en el sur de Londres, hace dos años, se han convertido rápidamente en una de mis bandas favoritas de la escena musical underground londinense, además de ser muy buenos amigos míos. Su psicodelia de inspiración oriental es un soplo de aire fresco en la escena, que durante mucho tiempo estuvo encabezada principalmente por bandas de stoner más pesadas. Este álbum ‘Electric Dream Demon’ es su debut y una joya absoluta de un álbum – la mezcla perfecta de pesado y melódico, al mismo tiempo increíblemente suave y trippy, con hermosas, inquietantes y difusas voces, así como un montón de jams instrumentales, que soy un fanático.

 

Motörhead – Overkill
Publicado: 1979

Adquirido: Gifted

En 1979, Lemmy había sido expulsado de Hawkwind y sus días espaciales triposos habían terminado. En ese momento había formado con éxito la banda más ruidosa del mundo y había conseguido dar continuidad a su álbum de debut autotitulado de 1977 con lo que podría ser el mejor disco de Motörhead que se haya hecho jamás; Excesivo. Me gustaría estar allí en 1979 cuando se lanzó, para poder ponerlo en mi tocadiscos sin saber qué esperar, para luego ser golpeado con la pista de apertura más explosiva en la historia del tiempo. El rock ‘n’ roll había recorrido un largo camino desde Elvis, sin duda, y ahí tienes ‘Overkill’ llegando a 150 millas por hora, alimentado por Jack Daniels y la velocidad. En mi opinión, este álbum es un éxito tras otro, que muestra lo mejor de Motörhead. Elegir un tema favorito del álbum no es fácil, pero reconozcámoslo, ‘Stay Clean’ es bastante dulce, no es frecuente que Lemmy haga un solo, pero cuando lo hizo, lo hizo de forma espectacular. Un álbum increíble de principio a fin, reprodúcelo a todo volumen rodeado de amigos y brinda por tres de los mejores levantadores del infierno y roqueros que el mundo haya visto jamás: Lemmy, Fast Eddie Clarke y Phil ‘Philty Animal’ Taylor.


Deep Purple – Machine Head
Publicado: 1972
Adquirido: Regalo de Navidad de mi padre

Soy fan de Deep Purple desde que tengo uso de razón, y me atrevo a decir que la época de Ritchie Blackmore, Jon Lord, Ian Gillan, Ian Paice y Roger Glover fue sensacional. Es sencillamente asombroso, a la vez que político, funky y sórdido. Fueron los reyes de su tiempo, no cabe duda. Uno de mis favoritos de esa alineación es Machine Head de 1972, otro álbum que está lleno de una explosión tras otra. ‘Pictures of Home’, uno de mis favoritos, ofrece todos los solos que tu corazón pueda desear; bajo, guitarra e incluso teclas. Ah, no me hagas hablar de las teclas en este álbum, Jon Lord te tiene cubierto de la A a la Z. ¿La introducción clave de ‘Lazy’? Mierda, épico. Gracias Jon Lord por ese dulce ritmo de Hammond.

 

Earthless – El cielo negro
Lanzamiento: 2018
Adquirido: Concierto en el Islington Assembly Hall, Londres

Oh, Earthless, ¿por dónde empiezo? A pesar de haber creado toda una ola de una nueva generación de bandas psicológicas surgidas de San Diego, realmente no hay otras bandas como Earthless. Musicalmente están a un nivel diferente de cualquier banda que haya visto, y dejan de sorprenderme con todo lo que hacen, ya sean jams psicológicas instrumentales de 20 minutos, o como en ‘Black Heaven’, canciones estructuradas con voces increíbles, donde ninguna pasa de los nueve minutos. Este álbum, a pesar de ser muy diferente a los anteriores lanzamientos de Earthless, sigue siendo en gran medida un álbum de Earthless, mostrando las habilidades de algunos de los mejores músicos de nuestra generación. En cuanto a ver a Earthless en directo, estos chicos son probablemente lo más cerca que estarás de ver algo parecido a The Jimi Hendrix Experience.

 

Neil Merryweaher – Space Rangers
Publicado: 1974
Adquirido: Discogs

El bajista canadiense Neil Merryweather lleva décadas tocando con artistas como Steve Miller, Rick James y Wilson Pickett, pero es su álbum en solitario de 1974 “Space Rangers” el que me robó el corazón. Mi primer encuentro con Merryweather fue a través de canciones ajenas, versionando el single de The Byrds de 1966 ‘Eight Miles High’, y debo añadir que haciéndolo de forma espectacular, y ‘Sunshine Superman’ de Donovan, también publicado originalmente en 1966, donde aporta el funk como pocos canadienses lo han hecho antes que él. Siendo Merryweather un bajista de corazón, hay un gran enfoque en el bajo para la melodía y no sólo el ritmo, casi tomando el lugar de una segunda guitarra que se ramifica en el territorio de los solos. Space Rangers” toca la base de varios géneros diferentes, con el tema inicial “Hollywood Blvd” que roza el pop, antes de aventurarse en el rock espacial, el funk y la psicodelia, y se ha convertido rápidamente en uno de los favoritos de mi colección de discos desde que lo tuve en mis manos.

 

Truth & Janey – Topeka Jam
Lanzamiento: 2018, grabado en 1974
Adquirido: Rockadrome


Este explosivo trío tomó su nombre del álbum ‘Truth’ de Jeff Beck y del guitarrista Billy Lee Janey, y puede que sean uno de los mejores tesoros ocultos de la Iowa de los 70. Inspirados en los grandes guitarristas de blues de los 60, eran pesados como Pentagram, tenían el funk de Grand Funk y la crudeza de los stooges. Topeka Jam consiste en un puñado de canciones inéditas grabadas durante varias noches en Topeka, Kansas, en 1974, y ve a la banda aventurarse en interminables armonías difusas y jams, con la pista de apertura (y podría añadir, la única pista en la cara uno) ‘Midnight Horsemen’ (originalmente lanzada como un single de 3 minutos de duración en 1972) siendo atascado en el abismo por todo un psicológico 22 minutos. Es una elección audaz para un tema de apertura, pero pone el listón muy alto para el resto del disco, que no hace más que mejorar.

 

Ramones – Ramones
Publicado: 1976
Adquirido: De la vieja colección de discos de mi padre

Cuando mi padre regaló la mayor parte de su colección de discos, se quedó con algunos, sus posesiones más preciadas que mantuvo a salvo hasta que me las pasó a mí hace unos años; sus discos de los Ramones. Crecí escuchando religiosamente a los Ramones, amando su simplicidad, su energía, pero también su vulnerabilidad. Lo que más me gustaba era Joey, era el caso de espacio alto y me gustaba pensar que podía relacionarme con eso. Los Ramones abrieron mucho camino con lo que hicieron, a pesar de lo “simple” que era en comparación con muchas otras bandas de la época: inventaron el punk y crearon toda la escena del CBGB, y salieron de gira y dieron conciertos sin descanso hasta el final. Su debut autotitulado es un ejemplo perfecto de lo que eran los Ramones, canciones rápidas, pegadizas y cortas, algunas sobre lo que quieren hacer, otras sobre lo que no quieren hacer, y algunas, bastantes en realidad, sobre el amor.

USA

Bienvenido a Rockville

De hecho, voy a llevar el backline de Quicksand a Jacksonville para este festival. Eso significa que voy a tener un pase de artista. Y eso, amigos míos, significa que estoy un paso más cerca de mi objetivo final: ser el telonero de Queens of the Stone Age. También estoy entusiasmado con Red Fang y Clutch. Y Foo Fighters, aunque no es de mi agrado, sigue siendo una de las mejores bandas en directo del mundo.

Por cierto, la observación de la gente en Welcome to Rockville es inigualable. Sería estupendo que alguien me enviara las direcciones de la tienda outlet JNCO de Jacksonville que, evidentemente, sigue funcionando y posiblemente obteniendo beneficios récord.

Foto: http://www.jenkemmag.com

Warped Tour

Ya no siento que pertenezca personalmente a este festival. Lo he patrocinado durante la última década, por lo que voy a la cita de Atlanta una vez al año (para registrarme), pero el Warped Tour, en su último año, sigue sin tener suficientes artistas throwback para atraerme. Eso es probablemente porque las garantías para las bandas en Warped son notoriamente bajas. Naturalmente, los artistas lo compensan vendiendo cantidades increíbles de mercancía, pero esas bajas garantías hacen que la mayoría de los artistas de renombre no se suban al carro.

Con fines nostálgicos principalmente, probablemente tendré que ir a ver a Less Than Jake tocar en Warped una última vez.

Psycho Fest

El año pasado en el Psycho Fest me emborraché en la piscina con Mastodon. Luego me emborraché en el bar con Sleep, Mastodon y King Diamond. Luego me emborraché en un restaurante con Mothership. Todo esto ocurrió en un radio de 5000 pies cuadrados. Este festival manda (y casi ha solucionado sus problemas).
Este año estaré transmitiendo en vivo desde el Psycho Fest con mi buen amigo Rock N Roll Beer Guy. Tenemos un montón de entrevistas preparadas con algunos grandes nombres. Veamos si podemos emborracharlos.

Bonnaroo

Este es mi festival favorito para ir si tengo ganas de ser acosado por la seguridad aunque tenga un pase de artista. El backstage de Bonnaroo es como el sistema de castas indio. O eres Bob Weir (que representa a la casta más alta) o no lo eres. Si no eres Bob Weir, entonces eres intocable y espero que disfrutes del aparcamiento fuera del recinto y de la bandeja de verduras con zanahorias.

Por otro lado, Bonnaroo es posiblemente el festival de música de camping más ecléctico de Estados Unidos. Es posible atribuir a Bonnaroo parte, o la mayor parte, del mérito de haber iniciado la tendencia de los festivales de música de gran formato que ofrecen un cartel de lo más variado.

Además, hay mucho menos de este tipo en Bonnaroo que en Coachella (así que eso es una ventaja):


EUROPA 

Desertfest

Desertfest2018_DaysSplitPoster_Feb08f.jpg

En su séptima edición, el Desertfest parece ser cada vez más grande y mejor. Si estás buscando tu dosis de stoner rock, doom, psych y sludge; entonces no busques más allá de esta extravagancia en Camden. Este año los cabezas de cartel son Monster Magnet, High on Fire y Graveyard; otros destacados serán Puppy, Monolord y los poderosos Napalm Death.

Solsticio secreto 

Image may contain: text

¿Por qué viajar hasta Islandia? Slayer y George Clinton y Parliament Funkadelic, ¡por eso! Secret Solstice ha sido un festival al que he tratado de ir durante mucho tiempo, siempre parece tener una muy buena mezcla de muchos estilos diferentes de música, en un gran ambiente. Este año no es diferente, Slayer está tocando en sus últimos shows y los sets de Death from Above y Dream Wife deben añadirse para que sea una experiencia increíble.

Festival de los brotes

2018 - 2

Durante 10 años, el Outbreak Festival ha acogido a algunos de los más grandes y mejores nombres del Hardcore y este año no es diferente. No sólo tienen sets de cabecera de los poderosos Code Orange y Turnstile, sino que la alineación de apoyo de Cro-Mags, Broken Teeth, Higher Power y Angel Dust, por nombrar algunos, hace que esta sea una de las mejores alineaciones de hardcore del año.

Hellfest

details

Quiero decir, ¡mira esa alineación! Míralo. No sólo la alineación es una de las mejores, sino que suele hacer un tiempo increíble, cosa que nunca ocurre en el Reino Unido. El recinto del festival está en las afueras de Clisson, así que puede conseguir una increíble comida francesa cuando esté luchando contra la resaca. Además, el recinto del festival no es demasiado grande, por lo que tendrás la mejor oportunidad de ver a tus grupos favoritos. Recomiendo encarecidamente visitar este festival.

Bienvenidos a la segunda entrega de “Bandas que no avalamos pero que nos gustan (puede que también avalemos a la banda)”, que ahora ha cambiado a “RadarOrange “. Nuestro jefe de marketing nos gritó que los motores de búsqueda tenían problemas con los nombres largos o algo por el estilo. (Nota de Alex: Para que conste, ese nombre fue creado por Dan en el último momento durante la publicación). (Nota de Dan: Cállate, Alex).

En esta serie, Alex (director internacional de RA) y Dan (RA europeo) muestran sus nuevos grupos favoritos. Estas bandas pueden estar o no avaladas. No importa. Lo que importa es que estas bandas mandan (al menos para nosotros). Este mes, Alex y Daniel eligen tres temas cada uno para meterlos en tus oídos. Que lo disfrutes.

Las elecciones de Daniel

Yonaka – Bubblegum

Yonaka han estado ganando mucho bombo y platillo recientemente, publicado el año pasado “Bubblegum” es del reciente EP de los cuatro de Brighton, “Heavy”.

La banda mezcla muchos géneros diferentes para dar un sonido único y este sencillo no es diferente. Estoy deseando escuchar su álbum de debut y poder asistir a uno de sus tan comentados espectáculos.

Turnstile – No quiero ser ciego

El álbum de debut de Turnstile ‘Nonstop Feeling’ tuvo que ser uno de mis discos favoritos de 2015, la banda procedente de Baltimore se está convirtiendo en uno de los nombres más importantes del hardcore. Todavía estoy por ver a la banda en vivo, espero que las fechas de la gira en el Reino Unido caigan pronto para promocionar el nuevo álbum ya que sus shows en vivo son materia de leyendas. He escogido “I don’t wanna be blind” del nuevo álbum de la banda Time & Space, ya que da una idea de lo que la banda puede hacer.

Shady Nasty – Good Company

https://www.youtube.com/watch?v=RG0aP5O0sbI&ab_channel=ShadyNasty

Me topé con esta banda mientras saltaba en Spotify y me alegro de haber encontrado esto, apenas tengo información sobre esta banda, sé que vienen de Sydney, pero lo que sí sé es que “Good Company” es un gran tema.

Esto es de un split single que la banda lanzó en 2017, el segundo tema “White Knuckle”, lo que me encanta del tema es la intensidad del mismo. Parece que sonaría muy bien en un lugar sudoroso.

Las elecciones de Alex

Tyler Bryant y el Shakedown

A la gente le encanta mencionar el hecho de que el hijo de Brad Whitford toca en esta banda. Estoy bastante seguro de que están tratando de insinuar que sólo lo harán por la conexión con Aerosmith. Esa gente puede irse a la mierda. Tyler Bryant and the Shakedown lleva más de 6 años moliendo el pavimento. Se han ganado su respeto.

Esta es una banda 100% rock n roll – del tipo que ofrece la esperanza de que el rock no está muerto. Su último lanzamiento, que lleva el mismo nombre, es una combinación de rock de estadio y gótico sureño. Me encanta. Por eso hemos decidido respaldarlos. Lástima que no nos abrocháramos eso antes de que grabaran el vídeo de abajo para su nuevo tema “Backfire”. Pronto los verás de gira con un backline lleno de equipo Orange.

Superchunk

No hay nada nuevo sobre Superchunk, salvo su nuevo álbum “What A Time To Be Alive”. Superchunk es misegunda banda favorita de todos los tiempos. Soy parcial pero este nuevo disco es exactamente lo que necesitaba de ellos en 2018. Tiene una fuerte carga política y recuerda a los Superchunk de mi infancia (mediados y finales de los 90). No está de más que su bajista de gira sea el embajador de Orange Jason Narducy (que también toca para el legendario Bob Mould). Tengo que comprar pantalones nuevos cada vez que tengo el privilegio de ver el AD200, el OBC115 y el OBC410 completos de Jason en el escenario con “the Chunk”.

Si eres un fan del pop rock ruidoso con mensaje, este álbum de Superchunk es para ti.

Hannah Wicklund & The Stepping Stones

Compositor. Un guitarrista de primera. Hannah Wicklund es el verdadero negocio. Su voz tiene una raspa que se mezcla perfectamente con el tono crujiente del amplificador Orange. Mira este set completo de una hora de duración de cuando actuó en Asheville, Carolina del Norte, recientemente. Hannah es otro ejemplo perfecto de lo que puede ser el rock n roll si nos lo proponemos.

Lo primero que tienes que saber es que es casi seguro que no vas a conseguir una aprobación en el NAMM. ¿Por qué? Porque todos los representantes de relaciones con los artistas en NAMM están molestos por ti. Les molesta que les pidas un apoyo. Les molesta que pidas a todos los empleados de su stand que señalen quién eres. Les molesta que les hagas quedarte ahí mientras les sueltas una parrafada sobre que “has tocado en 20 conciertos, así que un aval es el siguiente paso lógico”.

Les molesta que irrumpas cuando están haciendo algo importante, y visiblemente apurado, para que les des un EPK físico. Dar a alguien un EPK físico en el NAMM es literalmente lo mismo que decir “toma, tira esto”.

La mayoría de los representantes de AR en el NAMM desempeñan un papel esencial en el funcionamiento real de su stand. Personalmente, empiezo a planificar el stand Orange con más de 6 meses de antelación a la feria. Vuelo con antelación para asegurar que el montaje se realice sin problemas. Salgo tarde para poder asegurarme de que la cabina está bien desarmada. Durante la feria tengo que gestionar firmas de artistas, empleados y entrevistas con los medios de comunicación. Por la noche tengo cenas con minoristas y otros contactos del sector. Algunas noches vuelvo a nuestra casa de alquiler y me bebo las lágrimas.

Si unimos todo lo anterior al hecho de que hay literalmente cientos de estrellas de rock de nivel A a mi alrededor en el NAMM, es lógico que no vaya a dar prioridad a las reuniones de llamadas en frío con completos desconocidos o con los padres-gestores de “mi hijo de 9 años va a ser la próxima gran cosa”. Prefiero pasar el poco tiempo que tengo en el suelo de mi stand hablando con verdaderas estrellas del rock. De hecho, preferiría pasar ese tiempo hablando con Joe Blow de la Crazy Wacky Guitar Expo en Butthole, Oregón, ya que el resultado final podría ser al menos una venta (y yo estoy EXTREMADAMENTE alejado de las ventas en este punto de mi carrera).

Entonces, ¿cómo hay que enfocar el intento de conseguir un apoyo en el NAMM? Es fácil. Si eres una estrella de rock de verdad, simplemente acércate y di “Soy una jodida gran estrella de rock y quiero tocar tus amplificadores”. Entonces diré “funciona para mí, hermano”, nos abrazaremos, y poco después serás avalado. No dudes en decirme quién demonios eres. Hace la vida de todos más fácil porque no tengo tiempo para averiguar quién eres, bastardo tímido.

Si no eres una estrella del rock, entonces es aún más fácil. PERO NO ME PIDAS UN RESPALDO EN EL NAMM. Simplemente acércate a mí, dame tu información de contacto, dime que te gusta Orange y que quieres mi información, y luego vete… al infierno.

Ahora viene la parte complicada. Lo llamo: “La espera”. Si me envías un correo electrónico menos de una semana después del NAMM, lo borro. Hay cientos de correos electrónicos en mi bandeja de entrada después del NAMM. No tengo más remedio que dar prioridad a los artistas con los que ya estoy tratando durante ese tiempo. Destaque esperando a enviarme un correo electrónico después del NAMM.

Cuando finalmente me envíe un correo electrónico, le sugeriría algo mínimo, aunque creativo, pero no algo repleto de datos y enlaces e imágenes incrustadas e historias sobre su perro y PDFs adjuntos y su historial médico pasado y las recetas de sopa del viejo mundo de su abuela. Realmente sólo quiero lo básico.

Puede ver de qué estoy hablando en nuestro sitio web de solicitud de embajadores. Sin embargo, y esta parte creo que es universal entre los representantes de AR, menciona que nos conocimos en NAMM. El hecho de que hayas estado en la exposición tiene cierto peso. Hay un montón de bobos en el NAMM, pero esos bobos todavía hicieron el esfuerzo de encontrar una manera de entrar en la feria. Y, naturalmente, cualquier bobo -incluido yo mismo- que ame los amplificadores Orange es un bobo al que puedo apoyar.

Cada representante de AR tiene que ser un juez brutal y rápido en el NAMM. Además, todos tenemos resaca. Para obtener los mejores resultados, no intentes que te endosen en el NAMM. Simplemente hazte presente, luego siéntate y aguanta “la espera”.

Hola – Alex aquí (Gerente de AR). Una vez más, Dan (Euro AR) no se molestó en editar su gramática. Ya me encargué de eso, pero, en serio, mira las descripciones del tipo a continuación. ¿Ya no lo intenta? Mi frase favorita es ésta: “…tienen algo diferente que no puedo determinar”. ¡Dios mío, el esfuerzo! ¡La visión!

Disfruta.

La Coma de Oxford

La Coma de Oxford es confusa y brutal. Van a tope en sus directos. Te vas preguntando si tu cerebro sigue bien atornillado. Esta banda de rock progresivo de Phoenix, Arizona, grabó su último álbum, Everything Is Out Of Tune, con Steve Albini. Vale la pena escuchar todo lo que Steve pone en sus manos. – Alex

 

Vokonis

Acabo de contratar a esta banda en base a su último álbum, The Sunken Djinn. Obviamente, en Orange somos fans del stoner doom (sólo hay que ver el resto de nuestra lista), pero esta banda sueca tenía una pesada oscuridad en sus melodías que simplemente no puedo ignorar. Realmente no encuentro nada malo en ello. Me da la sensación de que la Baronesa se encuentra con Monolord. – Alex

 

Waax – Labrador

Waax, un grupo de Brisbane, me recuerda a muchas grandes bandas que me encantan, pero tienen algo diferente que no puedo identificar. Su nuevo single ‘Labrador’ es un buen punto de partida para esta banda si no los has escuchado antes. Actualmente están apoyando a Wolf Alice en Australia y estoy seguro de que no tardarán en llegar a las costas del Reino Unido para que pueda ir a verlos. – Dan

 

Iglesia de la droga – Referencias fuertes

Esto es un bombazo. Esta banda parece ser cada vez mejor. – Dan

 

Viagra Boys – Deportes

Blah Blah Blah banda que escuché que es buena y pensé que sería bueno promoverlos. – Dan

Blah Blah Blah banda que escuché que es buena y pensé que sería bueno promoverlos. – Dan

El Desertfest siempre ha sido un festival al que he faltado por todo tipo de razones en los últimos 3 años, debido a cumpleaños, bodas y todo tipo de tonterías que se interponen en el camino de ver realmente los espectáculos. Lo cual es una parte bastante importante de mi trabajo.

Este año, sin embargo, nadie me impide bajar a Camden para disfrutar de 3 días de psych, doom y stoner rock… No puedo esperar. Estas son las bandas que más espero.

Lionize – Devonshire Arms – Viernes 6.30

https://www.youtube.com/watch?v=ipUXXdeYc7c&ab_channel=TheEndRecords

Después de ver a estos chicos en el Black Heart el año pasado, no puedo esperar a encontrarme con Nate y los chicos en el Devonshire Arms el viernes. La banda vuelve a las costas del Reino Unido, oUna cosa es segura, será un espectáculo divertido, Lionize siempre parece traer la fiesta, ¡no te lo pierdas!

Puppy – El mundo subterráneo – Sábado 2.25

He visto a esta banda muchas veces en los últimos 3 años y cada vez son increíblemente sucios y ruidosos. Abriendo el Underworld el sábado, Puppy es una de mis nuevas bandas favoritas; además, el bajista Mike tiene un tatuaje Orange, ¡lo que le convierte inmediatamente en uno de los patrocinadores favoritos de Orange!

Cementerio – Koko – Viernes 8.30

Hace un par de años perdí la oportunidad de ver a estos chicos tocar en el Download Fest y desde entonces he intentado verlos. No puedo esperar a verlos en un lugar tan grande como el Koko, con la esperanza de que toquen nuevas canciones de su próximo álbum “Peace”.

High on Fire – The Electric Ballroom – Sábado 8.30

¡¡Este es el grande, Matt Pike vuelve a Camden, para hacernos sangrar los oídos!! La última vez que vimos a Sleep tocar en el Reino Unido fue un acontecimiento, y esta vez no será diferente. No puedo esperar a ir al Electric Ballroom para ver a High on Fire destruir el Desertfest.

Monolord – The Roundhouse – Domingo 3.00

Esto sonará a lo grande en el Roundhouse y será la manera perfecta de quitarse las telarañas para prepararse para el último día del festival. Cada vez que Monolord lanza una nueva pieza musical parece sonar más grande y mejor que la anterior, ¡lo cual me parece imposible!

Elder – The Roundhouse – Domingo 4.30

Para mí será la banda perfecta para seguir a Monolord en la Roundhouse el domingo, Elder siempre da un gran espectáculo y estoy seguro de que este Desertfest no será diferente.

Si alguna de estas recomendaciones te entusiasma para el Desertfest y aún no tienes entradas, entonces tienes que ponerte las pilas y acudir a uno de los mejores festivales que existen.

http://www.desertfest.co.uk/tickets

Cada mes, nuestros directores de Relaciones con los Artistas, Alex y Dan, presentan sus 3 artistas o grupos favoritos que han escuchado recientemente. Se trata de bandas que pueden o no estar respaldadas por Orange. Si no están avalados, probablemente sea porque tocan algún amplificador de otro fabricante. No les culpamos por ello, pero sí que nos alegramos de que nos envíen una línea porque, obviamente, ¡nos encantan!

Alex Auxier – Director de Relaciones con los Artistas

Características

Otro de esos escenarios de “cómo me perdí esta banda y ahora se han separado”, The Features es pop-rock en su máxima expresión. Si eres un fan de Kevin Gilbert o Jason Faulkner entonces apreciarás esta banda. Si eres fan de Weezer puede que aprecies esta banda. Si eres un fan de Dimmu Borgir entonces probablemente no te gustará tanto esta banda.
The Features es una banda que debería ser cabeza de cartel en festivales masivos y conseguir todos los avales de Nike (o algo así). Son una de las bandas más sólidas que he visto en directo. Lo que apesta es que sólo he podido verlos en YouTube.

También me encanta la evolución de su sonido. En “Exhibit A” de 2004 son puro power pop. En Some Kind Of Salvation, de 2009, añaden vientos, un poco de ambiente arenoso de Nueva Orleans y empiezan a crear melodías realmente extravagantes. En 2011, con “Wilderness”, volvieron a la onda del rock directo. Y luego avanza rápido hasta 2016 y “Sunset Rock” suena como si la banda de Revenge of the Nerds se hubiera mudado a Los Ángeles, hubiera tenido un bebé musical con Spoon y hubiera empezado a experimentar con psicodélicos.

Al final del día, simplemente me encanta esta maldita melodía:

Gran Ladrón

No te duermas con el Gran Ladrón. Yo desde luego no (me acaban de comprar un amplificador de bajo). Big Thief es como la versión indie-folk-rock de Rain. Y me refiero a una lluvia literal. Si la lluvia fuera una emoción, ésa es la que invocaría esta banda. Todas las canciones que escriben pueden interpretarse como tristes o felices. Depende totalmente de tu estado de ánimo, del momento y del lugar, y del tipo de licor que estés bebiendo.

También me gustan mucho las portadas de sus discos. Tienen un enfoque de “cruda realidad” que habla de mi lado más cándido.

El camino del daño

Aquí hay una banda a la que acabo de apoyar. El bajista Casey Soyk estará rockeando el OB1-500 avanzando. Ya había oído hablar de Harm’s Way, pero hace poco que he empezado a escucharlos. Son tan hardcore como pueden ser, rozando el death metal. En los últimos 12 años se han hecho un nombre con un show en vivo de alta energía y álbumes que siguen mejorando (en mi opinión).


Dan Darby – Relaciones con los artistas europeos

Vein – “Virus://Vibrance”

Esta banda me fue recomendada por Steve de Every Time I Die, que ha estado de gira con estos chicos recientemente. No puedo creer que no haya oído hablar de estos tipos antes. La banda es de Boston y no creo que haya una banda que suene como ellos en este momento.

Bloody Knees – “Maybe It’s Easy”

Este tema del cuarteto de Cambridge/Londres está extraído de su EP de debut “Maybe It’s Easy”, publicado en octubre de 2017. La banda ha tenido un duro comienzo de 2018, con el robo de todo su equipo de su furgoneta. Por suerte, tras una campaña nacional de gofundme, están en camino de convertirse en la banda que hay que ver este verano.

Lump – “Curse of the Contemporary”

Laura Marling vuelve con una colaboración con Mike Lindsay, miembro de Tunng y Throws. Este colectivo se llama Lump y es una gran mezcla de música acústica y atmosférica. Su primer single se llama “Curse of the Contemporary” y estoy deseando que salga el álbum completo en junio.

Ahora que he captado tu atención con esta foto de Matt Pike, tómate dos minutos para saber cómo puedes ayudar a que otro local musical no cierre, privando a la gente de poder ver a High on Fire allí a finales de septiembre.


Firma
AQUÍ
.

Parece que en este momento está en el aire cerrar los locales de música, matar la cultura y privar a la futura generación de una plataforma para tocar, interpretar y disfrutar de la música. ¿Quién necesita música, entretenimiento y un sentido de comunidad cuando un rico desconocido puede, digamos, construir un montón de pisos de lujo u oficinas en su lugar?

Concierto de lanzamiento del álbum de Shaman Elephant, enero de 2017

Esta vez, es mi bar y local musical favorito de todos los tiempos
Garaje en Bergen
(la tierra del hielo y la nieve, y el lugar de nacimiento y el hogar del black metal, con una parte vital del mismo), bajo el riesgo de ser cerrado por – lo has adivinado, algún propietario capitalista y codicioso. Para abreviar, el local lleva 28 años abierto, ofreciendo a la ciudad música increíble de grupos y artistas locales, así como de bandas en gira de todo el mundo. Hace unos años, el propietario decidió abrir un hotel encima del local, y declaró que el local tendría que gestionar el hotel como parte de su acuerdo de alquiler. Seguramente dirigir un viejo hotel ojeroso es lo mismo que dirigir un bar… Hm, de acuerdo entonces… Después de un tiempo, el propietario también decidió que parte del trato debía ser que el local renovara el hotel, a lo que accedieron de nuevo, para mantener la paz y que el local funcionara sin problemas: las obras comenzaron. A mitad de la renovación, los bomberos se enteran de que las instalaciones no cumplen las normas de seguridad contra incendios y que el propietario nunca debería haber abierto un hotel allí. ¿Dice usted que es un poco escurridizo? Las cosas que algunas personas hacen por dinero…

Radio Moscú, octubre de 2017.

Al enterarse de esto, el local se puso firme y se negó a participar en la gestión del hotel, y aquí es donde la cosa se puso fea. El propietario amenazó con desalojar el pub y puso el local en venta sin notificarlo, además de ponerse en contacto con los socios y patrocinadores del local para decirles que el local iba a cerrar en breve. Y aquí es donde estamos hoy, todavía no está claro lo que va a pasar – mientras que los propietarios del local están trabajando para mantenerlo abierto y sus 20 o más empleados empleados empleados y a flote, el propietario está pasando desapercibido con sus abogados como tiburones en el caso. En el peor de los casos, el local puede estar cerrado el 1 de septiembre. Ahora, a pesar de ser la segunda ciudad más grande de Noruega, Bergen no es grande, y
Garaje
es el único local de su clase y tamaño (con la excepción del Hulen, gestionado por estudiantes, que cierra durante las Navidades y el verano, épocas de máxima afluencia de público), y se ha convertido en un lugar de encuentro para músicos y amantes de la música de toda la ciudad, ya sea para tomar una cerveza después del trabajo o para asistir a uno de sus conciertos semanales, además de ser el local perfecto con capacidad para unos 300 espectadores, lo suficientemente grande para los actos más grandes y lo suficientemente pequeño para seguir siendo íntimo.

Triggerfinger, Garaje, abril de 2015

He visto allí a grupos como Turbonegro, Triggerfinger y Radio Moscow, y lamentablemente me perdí a Kvelertak, que tocó lo que imagino que fueron dos espectaculares conciertos allí a principios de este año. Que Bergen pierda
Garaje
sería devastador. Llevo viviendo en Londres casi siete años, pero estoy pendiente de
Garaje
conciertos de forma regular, ya que volaría a casa en un santiamén. También hago un punto de parada cada vez que voy a casa, la última vez llegando a Hendrix en Estocolmo tocó en un proyector. El día después de la muerte de Lemmy, tocaron Motörhead y Hawkind durante nueve horas, nueve. Nos bañamos en whisky y lloramos con Overkill. Fue hermoso, un grupo de desconocidos reunidos para celebrar su vida y su música en el Garage, ese tipo de cosas sólo pueden ocurrir en
Garaje
no hay otro lugar como este, así que por favor no nos lo quiten.


He iniciado una petición en la que puedes alzar la voz y pegarle al hombre. Al firmarlo, afirmas que el Garaje debe seguir abierto y seguir aportando valor cultural a la comunidad, como ha hecho durante casi tres décadas.


Firme la petición aquí
.

Así que Orange ha lanzado un nuevo amplificador de guitarra, te has quedado de piedra, ¡una empresa de amplificadores lanza un amplificador! Pero el TremLord es algo un poco diferente para Orange. 

La pieza central del amplificador es un trémolo a válvulas, que es la versión de Orangede los amplificadores de los años 50 que utilizaban este efecto con gran éxito.

Esto me hizo pensar una; qué es el trémolo y dónde lo habré escuchado antes.

En primer lugar, ¿qué es el trémolo?

El trémolo es simplemente un efecto de modulación, que cambia el volumen de la señal a cierta velocidad y profundidad. Esto no debe confundirse con el vibrato, que cambia el tono de la señal.

En el TremLord puedes establecer dos velocidades diferentes de trémolo y también la profundidad de la modulación. Esto significa que es perfecto para utilizarlo en directo con una pedalera.

Usos del trémolo en las canciones

Otis Redding – “A Change is Gonna Come”

Esta es la canción que me hizo explorar las canciones que utilizan trémolo, la versión de Otis Redding de “A Change is Gonna Come” es un ejemplo fantástico. Después de la sección de vientos inicial, flotan los inconfundibles acordes de trémolo de la guitarra, que luego se mantienen durante toda la canción.

Después de esto me lancé de cabeza a buscar más canciones interesantes y diversas que utilizaran este efecto, tratando de encontrar ejemplos de todo el espectro musical y también de los últimos 60 años.

Radiohead – “Bones”

Al escuchar “The Bends” por primera vez, recuerdo que el sonido del trémolo de “Bones” era una de mis partes favoritas. Se sintió como el comienzo de la banda alejándose del sonido grunge del primer álbum. He elegido la versión en directo porque muestra a Jonny Greenwood utilizando el efecto durante toda la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ7SviGJvKI&ab_channel=julienk2021

Rage Against the Machine – Radio Guerrilla

Tom Morello es conocido por su uso único de los efectos y creo que esta fue una de las primeras canciones de Rage Against the Machine que escuché,  Recuerdo que me costó entender qué era ese sonido. Apoyándose fuertemente en su fiel pedal de trémolo, el tema se ha convertido en un pilar de las actuaciones en directo de la banda y, como muestran las imágenes en vivo, no es de extrañar. 

Rolling Stones – “Gimme Shelter”

La introducción de la guitarra, que suena casi vidriosa, podría ser uno de los usos más famosos del efecto. Este clásico de la piedra fue lanzado en 1969, a veces siento que se olvida, ya que la gente recuerda “satisfacciones” tonos difusos más. Pero esto para mí son los Rolling Stones en una canción y la guitarra lo hace.

The Smiths – “How soon is now?”

Esto no podía no estar en la lista, es tan en su cara el efecto Tremolo. Una de las canciones más famosas de The Smiths, en realidad fue originalmente una cara B del single de 1984 “William, it was really nothing”. La maqueta original de la canción se llamaba “Swamp”, lo que no sorprende cuando se escucha la canción.

Una cosa que he notado mientras revisaba esto es la cantidad de grandes canciones que utilizan este efecto, podría haber proporcionado otras 30-40 canciones fácilmente. Así que si tienes alguna canción que crees que he olvidado, por favor, coméntalo en los comentarios y ¡espero profundizar en más canciones de trémolo!

En la época en la que los dioses del rock nos hacían pensar en nuevos estilos y sonidos, estaba claro que además de su inmenso talento, la tecnología de amplificación analógica jugó un papel imperativo. Aunque el diseño de los amplificadores de entonces todavía estaba en su de la infancia, ese tono analógico clásico sigue siendo muy codiciado. Tanto es así que que muchos fabricantes intentan recrear esos sonidos a través de la tecnología digital. amperios de modelado.

Arise el primer amplificador digital

Puede que lo sepas o no, pero los amplificadores Orange estuvieron a la vanguardia diseño de amplificadores digitales en los años 70. El amplificador original de OMEC era un amplificador de estado sólido de 150 vatios programable que podía almacenar sonidos preestablecidos. Fue tan mucho más avanzada que la producida antes del desarrollo del CMOS ¡fichas!

Hoy en día los amplificadores digitales han avanzado mucho, haciendo posible replicar casi cualquier amplificador modelando los circuitos analógicos. Pero aún así, hay sigue habiendo una gran demanda de amplificadores verdaderamente analógicos, y eso no tiene que ver con el negro magia, brujería o el genio del marketing de Don Draper. Es mucho más profundo que eso.

Los fundamentos de lo digital frente a lo analógico diseño del amplificador

Los amplificadores analógicos se presentan en dos formas principales, a válvulas y de estado sólido, aunque a veces se configuran como un híbrido, con un preamplificador de válvulas y un etapa de potencia de estado sólido.

Los amplificadores a todo tubo, como nuestra clásica serie AD, utilizan válvulas de preamplificación para y las válvulas del amplificador de potencia para aplastar el sonido analógico puro. de sus altavoces.

Amplificadores de estado sólido como el cabezal de bajo Orange 4 Stroke o el Crush La serie Pro utiliza todos los componentes analógicos (transistores, resistencias y condensadores) tanto en el circuito del preamplificador como en el del amplificador de potencia. Eso significa que se obtiene la calidez de la gente asociar con los circuitos analógicos, pero reducir el tamaño y el peso total del cambiando las válvulas por un circuito de amplificador de potencia de estado sólido.

En cambio, los amplificadores digitales utilizan algoritmos digitales para producir el tono a la etapa de preamplificación y, por lo general, circuitos de estado sólido para la etapa de potencia. Algunos fabricantes ofrecen una etapa de potencia a válvulas, pero esto va en contra del núcleo ventaja de un amplificador digital: la flexibilidad.

Amplificador de guitarraOrange AD30 “Flagship”

Flexibilidad

Hoy en día se espera que seamos todo para todos. Es parte de la cultura de la inmediatez. En lugar de aprender a entender los matices del tono, ahora somos capaces de pulsar un interruptor y cambiar entre dos completamente diferentes amplificadores de sonido. Un minuto estás tocando country blues y al siguiente momento, el black metal. ¿Suena bastante divertido? Pero nada está claro.

El coste de la flexibilidad es el impacto.

Estamos hablando de un gruñido puro y duro que se obtiene de un amplificador analógico. No es sólo que puedas oírlo; puedes sentir un amplificador empujando a través de tu propia alma; con todo el cuerpo y directo, con precisión representando la verdadera naturaleza de su instrumento en toda la frecuencia espectro. Cuando se está martillando en un amplificador de válvulas o de estado sólido en escenario te mueve, ondulando como las olas del mar.

Calidez

A diferencia de un algoritmo que recrea digitalmente una señal, cuando se maneja válvulas, se comprimen y producen un calor que tiene un aspecto casi erógeno para lo. Los amplificadores de estado sólido están ingeniosamente diseñados para satisfacer las necesidades de los jugador exigente, creando tonos complejos y armónicamente ricos. Cuando la gente hablan de la calidez de lo analógico, hablan de cómo se desarrolla el sonido y envuelve la música.

En directo o en el estudio, ese cuerpo sonoro completo de lo analógico se fusiona los otros instrumentos en un todo unificado, que se sienta justo en la mezcla. Todavía, Los instrumentos solistas pueden seguir siendo atenuados sin que se sientan ásperos o fuera de lugar.

En cualquier circunstancia, uno de los aspectos clave para un gran sonido el amplificador analógico es sólo eso, hay que hacer muy poco para conseguir justo lo que quieres de ella.

Simplicidad

El tiempo es dinero, en el estudio, todo es cuestión de flujo y en el escenario incluso Más aún.

Los amplificadoresOrange son sinónimo de una configuración sencilla, ya sea el tono de la guitarra o el bajo del hombre musculoso de Venice Beach.

Con un amplificador analógico no hay la estridencia que se espera de los digitales, En cambio, acentúan los armónicos naturales del extremo superior, engrosando el de gama media y la nivelación de la pluma del fondo. El diablo está en los detalles respuesta al flujo y reflujo natural de su instrumento.

Por otro lado, los amplificadores de modelado podrían considerarse el epítome de la simplicidad. Al recorrer los bancos de configuraciones clásicas de amplificadores, ciertamente se siente conquistar cualquier cosa que puedas lanzar. Pero aún así, los estudios de grabación no son descartar sus bancos de amplificadores analógicos “de toda la vida”, especialmente cuando se trata de golpear los ajustes de overdrive o buscar un dulce limpio tono.

Agresión

Mientras que los amplificadores de válvulas y de estado sólido tienen una belleza artística en sus limpios tono, es cuando te pones manos a la obra cuando lo digital empieza a perder el rumbo. A no ser que busques ese sonido específico que se obtiene al modelar amps; incisivo afilado, transparente como el Perspex.

Los amplificadores digitales intentan acercarse al modelado de los circuitos de preamplificación, pero hay nada como el rugido gutural de lo analógico. Todo se reduce a la imperfección de la tecnología que proporciona una profundidad aparentemente imposible para replicar honestamente.

En una etapa de menor ganancia, la forma de onda se vuelve asimétrica, rica en armónicos. Pero cuando se empuja el amplificador aún más el fondo de la onda se aplana, produciendo una onda simétrica con armónicos impares. Son esos extraños armónicos que liberan a la bestia de su interior.

Amplificador de bajos de4 Stroke

Peso

De acuerdo, los amplificadores de válvulas no son tan portátiles. Diseñado para funcionalidad por encima de todo y son incomparables en cuanto a fuerza bruta pura y tono asesino. Sus homólogos digitales modernos se encuentran al otro lado de la valla; la forma es su fuerza, la portabilidad una ventaja suprema. Con un coste, muchos Los músicos profesionales estarán de acuerdo en que eso se ve superado por su novedad.

En algún punto intermedio se encuentra el amplificador de estado sólido, la elección de muchos músicos de gira en los que la portabilidad es una gran ventaja, pero sin comprometer demasiado mucho en la esencia de su sonido. En última instancia, el sonido es fiel a la naturaleza de su composición.

Autenticidad

Fundamentalmente, por encima de cualquier otra cosa, Orange ha estado a la vanguardia de produciendo una amplificación innovadora desde finales de los años sesenta, creando lo que ahora es reconocido como el sonido británico.

Anunciado por primera vez por leyendas como Fleetwood Mac y Stevie Wonder, y que se ha llevado a la estratosfera por Led Zeppelin.

Resurgiendo una y otra vez, Orange Amplifiers siempre ha estado ahí para definir el sonido de artistas como Oasis en los 90 y de nuevo tomar el mundo junto con los Arctic Monkeys en las décadas siguientes. Naranja Los amplificadores, aparentemente la navaja suiza de la industria musical.